Temarenacimiento

542 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
542
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Temarenacimiento

  1. 1. ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA CONTEXTO El Renacimiento surge en una Italia fragmentada en repúblicas o ciudades-estados querivalizaban entre sí, ciudades prósperas económicamente por el comercio y cuya clase refinada yculta llena sus palacios con obras de arte (ej.: los Médicis). Significado de Renacimiento. Fue un fenómeno artístico y cultural que recupera la culturade la antigüedad clásica. Este impulso lo da el Humanismo, o movimiento intelectual delRenacimiento, cuyos rasgos fueron: - el redescubrimiento del saber clásico grecorromano. - el hombre es el centro del Universo: Antropocentrismo frente al Teocentrismo medieval. - La nueva visión del mundo se fundamenta en la razón, opuesta a la basada en la fe anterior. Todo esto prende en príncipes y nobles, que descubren el placer del arte y la cultura: se convierten en mecenas, con lo que asistimos al prestigio del artista gracias a ese mecenazgo. Podemos distinguir los siguientes periodos en el Renacimiento: a). Quattrocento o siglo XV, cuya capital artística es la Florencia de los Médicis. b). Cinqueccento o siglo XVI, con capital artística en Roma. Los Papas serán los nuevos mecenas. A partir de 1525 comienza el Manierismo, el inicio de la decadencia del Renacimiento. ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA ARQUITECTURASe produce en torno a los Médicis en Florencia, cuya protección económica atrajo a artistas. Se imita el concepto de la proporción, medida y orden clásicos. Se utilizan los elementos y formas de la arquitectura clásica: Arco de medio punto que sustituye al gótico apuntado. Columnas y pilastras romanas. Capiteles clásicos. El más empleado es el corintio. Bóveda de cañón y bóveda vaída, que sustituyen a la de crucería gótica. Cúpula: se recoge la influencia del Panteón de Agripa.
  2. 2. Ladrillo, piedra y mármol. Aparece el sillar almohadillado.Frontones y entablamentos.Se usan las plantas basilical y Central, con interior amplio buscando la unidad espacial.Decoración sobria. Las paredes son amplias y lisas, desapareciendo las vidrieras.Exteriores muy cuidados, buscando la belleza y el interés por el urbanismo.La arquitectura civil es tan importante o más que la religiosa, abundando los palacios confachada de tres plantas rematada con cornisa, sillares almohadillados y gran número deventanas.Arcos de mediopunto Columnas clásicas Bóveda de cañón Cúpula Frontón y SillaresBóveda vaída pilastra almohadill ados ARQUITECTOS: ARQUITECTOS:Filippo BRUNELLESCHI (1377-1446) Escultor, pintor y arquitecto florentino. Inicia la arquitectura renacentista. Realizó: Cúpula de la Catedral de Florencia. La Catedral, gótica, estabainacabada. Brunelleschi gana el concurso para cubrir el espacio central.Conocedor de las cúpulas clásicas, construye una cúpula de 42 metros de
  3. 3. diámetro (como la del Panteón de Agripa) sobre tambor octogonal. Realiza un sistema de doble cúpula: la interior semiesférica y la exterior apuntada, con 8 nervios de mármol, rellenados con tramos revestidos de tejas planas, creando una alternancia cromática. Todos los nervios confluyen en un punto de fuga: la linterna, decorada con grandes volutas de mármol. Hospital de los Inocentes, con pórtico clásico: arcos de medio punto, columnas corintias y frontones. Iglesia de San Lorenzo e Iglesia del Santo Espíritu. Ambas con planta basilical con 3 naves separadas por arcos de medio punto sobre columnas corintias. Para dar mayor altura, coloca sobre los capiteles un trozo de entablamento. En el crucero, cúpula sobre pechinas. En las naves laterales, bóvedas vaídas. En la central, techo plano. Capilla Pazzi, de planta cuadrada y cúpula sobre pechinas. ESCULTURATambién se apoya en modelos clásicos; pero tiene su base en el naturalismo gótico. Como en arquitectura y pintura, Florencia es la cuna de la escultura renacentista. Escultura esbelta, con elegancia curvilínea y gusto por el pormenor realista. Gusto por el desnudo clásico, centrándose el artista en la belleza de las formas. Materiales clásicos, mármol y bronce. También el barro cocido pintado o vidriado.
  4. 4. Se estudia la anatomía y el movimiento, apreciado en el contraposto y en la tensión delmovimiento en potencia.Junto al tema religioso, resucita el retrato ecuestre antiguo.En las técnicas, alcanzan una enorme perfección la fundición del bronce y el esculpido delmármol: interés por las texturas y por los acabados pulidos. ESCULTORES. ESCULTORES DONATELLO (1386-1466)Es el escultor más importante del siglo XV italiano. Se caracteriza por:Interés por la figura humana aislada, el desnudo y el retrato ecuestre.Intentó representar los estados de ánimo y el curso completo de la vida: infancia, madurez,vejez...Utiliza el llamado schiacciato donatelliano (líneas sinuosas y suave modelado).Sus obras destacadas son: San Jorge. Representa al héroe cristiano como un joven apuesto, elegante, conpostura erguida y altanera y mirada serena que expresa la fuerza interior contenida. Profeta Habacuc, uno de los 5 profetas del Campanile de la Catedral de Florencia. Sele llama Il Zuccone (el pepino, el calvo). Es de gran vitalidad y realismo, con expresiónmuy humana. EL DAVID. Su obra más importante. David, héroe bíblico que venció al giganteGoliat, es el símbolo de la República florentina que triunfa sobre sus enemigos. Es debronce.Tiene connotaciones clásicas al mostrar el cuerpo desnudo, pero con botas y gorro típicode los campesinos toscanos. Es un David de tipo praxiteliano con una suave ondulación decaderas y un rostro de adolescente. Es exenta y el primer desnudo de bulto completo delRenacimiento.
  5. 5. Condottiero Gattamelata. Es uno de los primeros retratos ecuestres delRenacimiento, en bronce, según el modelo de la escultura romana de Marco Aurelio.Contiene con sus manos a un fogoso caballo. Es una figura de gran robustez y equilibradaen proporciones. ARQUITECTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIARoma, en vez de Florencia, será la capital del arte, y los Papas, los mecenas.Es una arquitectura grandiosa, eliminándose la horizontalidad del siglo XV. Pero loselementos son los mismos que los del siglo XV, los de la arquitectura clásica:- Arco de medio punto.- Columnas y pilastras.- Capiteles clásicos.- Bóveda de cañón y cúpula (muy importante).- Piedra y mármol como materiales.- Frontones y entablamentos..Podemos establecer dos etapas:Clasicismo, hasta 1525-30. Predomina la medida, proporción y equilibrio;Manierismo a partir de 1525-30, que rompe con ese clasicismo. ARQUITECTOS DEL CLASICISMO Donato BRAMANTE (1444-1514)Su obra se divide en dos etapas: Milán y Roma. En Milán dejó obras ricas en decoración. Esen Roma cuando abandona todo elemento ornamental y se centra en la estructura deledificio. Obras:
  6. 6. Templete de San Pietro in Montorio. Construido por encargo de los Reyes Católicos, el templete, en el lugar donde según la tradición fue martirizado San Pedro, es de planta circular y de gran austeridad decorativa. Se alza sobre un basamento con escalinata y se rodea de una columnata arquitrabada que toma como modelos los templos romanos circulares. Las columnas, de orden toscazo, tienen el fuste liso, y el friso está dividido en triglifos y metopas. Sobre la cornisa va una sencilla balaustrada. Por encima, la cúpula se alza sobre un tambor con hornacinas y se remata con una linterna. Proyecto de la Basílica de San Pedro del Vaticano. El Papa Julio II le encarga la construcción de la nueva Basílica de San Pedro: hace un proyecto de cruz griega y cúpula rodeada por una columnata y con cuatro torres en los ángulos. Al morir, la obra fue continuada por varios arquitectos. ARQUITECTOS DEL MANIERISMO A partir de 1525, aproximadamente, aparecen novedades en las artes. Es el Manierismo: o estilo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. o los elementos son clásicos se emplean con libertad: el artista escapa de las normas. o se rompe el equilibrio clásico, utilizándose la asimetría. Se introducen cambios en la escala: el orden gigante de Miguel Ángel. MIGUEL ÁNGEL (1475-1564)También escultor y pintor, sometió los elementos clásicos a una interpretación personal y dramática (teatral). Sus obras son: Trabajos en la Basílica de San Pedro del Vaticano: la CÚPULA. El templo fue iniciado por Bramante (ver Bramante). Al morir, continuaron las obras Rafael y Sangallo, manteniendo el plan bramantesco. Muertos ambos, Paulo II encargó continuar la obra a un Miguel Ángel de 70 años, el cual no deseaba la obra por no ser la arquitectura su arte preferido. Miguel Ángel suprimió casi todo el proyecto de Sangallo, quitando elementos que debilitaban la construcción: era la preparación para recibir el principal tema arquitectónico del Renacimiento, la Cúpula. Realizó la cúpula imitando la de Brunelleschi, ganando en altura -131 metros- y siendo más pesada y maciza. Lleva nervios robustos que descargan el peso sobre el tambor. El tambor se remata con ático y está decorado con columnas pareadas que flanquean las ventanas con frontones rectos y curvos alternados. La cúpula la acabó Giacomo della Porta, construyendo una linterna casi barroca.Escalera de la Biblioteca Laurentina. Resolvió el problema de salvar la diferencia de niveles entre la puerta de la biblioteca y el resto del edificio construyendo unas escaleras que ofrecía la sensación de hacer más monumental la pequeña puerta de entrada. La aportación principal es la curva en la escalinata central, con escalones convexos que dan la sensación que se desparraman hacia el que sube. Estas ilusiones anticipan el efecto de
  7. 7. movimiento y la teatralidad barrocos. Ordenación de la Plaza del Capitolio. La Plaza del Capitolio (Campidoglio), sobre la colina del mismo nombre y corazón de Roma, la concibió como un espacio ovalado con la estatua ecuestre de Marco Aurelio (copia) en el centro y remodeló los edificios en torno a la plaza, añadiéndole el Palazzo Nuovo. Se llega a la plaza a través de la inclinada escalera. ESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIASe apoya en los modelos clásicos. CARACTERÍSTICAS. - El centro escultórico será Roma. - La delicadeza del siglo XV cede el paso a la grandiosidad monumental. - Se prefiere el bulto redondo y el tamaño superior al natural. - En el principal escultor de este siglo, Miguel Ángel, influyen los descubrimientos del Torso Belvedere y El Laocoonte. MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564) Fue un hombre de carácter idealista y rebelde con lo que le rodeaba. Su obra es variada: poesía, arquitectura, escultura, pintura,..., pero se consideraba escultor por encima de todo, esculpiendo la figura humana, lo único digno de ser representado, con dos rasgos esenciales: - belleza y - expresividad. Buscó el ideal de belleza platónico, utilizando el mármol de Carrara como material noble más adecuado para acercarse a la Belleza. Será un creador de poderosas formas, figuras grandiosas en lo físico y en lo espiritual. Son arquetipos con una anatomía hercúlea. Expresa sentimientos varios, sobre todo el dramatismo: la TERRIBILITÁ. Estudia los problemas del movimiento y la composición. Descubre el valor de lo inacabado, es decir, la expresividad que puede lograrse dejando ciertas partes de la obra en fase de rudo boceto. Obras importantes son: VATICANO.LA PIEDAD DEL VATICANO. - Corresponde a su juventud, influida por la delicadeza de Donatello. - Está realizada en mármol de Carrara.
  8. 8. - Conjuga el tema cristiano con la idea de belleza y perfección del clasicismo. - La Virgen tiene un rostro más joven que el del Hijo para “mostrarla eternamente virgen” dijo el artista. Es una belleza ideal. Su dolor es callado, íntimo, resignado (mano abierta). Su manto, con pliegues múltiples, cae cincelado con oquedades que originan contrastes de luz y sombra. - Cristo, sin vida, tiene el cuerpo desplomado, la cabeza vencida hacia atrás y el brazo inerte y caído. - La composición es piramidal.DAVID.DAVID - Obra de juventud encargada por la República de Florencia como símbolo del poder de las familias florentinas, dado que encarnaba las virtudes del Renacimiento: “fortezza e ira”. - Quería realizar una escultura colosal, y el problema era encontrar el bloque de mármol. Aprovechó uno alargado que le condicionó al no permitirle ningún movimiento ni contorsión. - David, joven atleta (como las esculturas griegas), estudia a su rival, en tensión, preparándose para la acción. Es un movimiento contenido: calma aparente pero de enorme fuerza interior. - Se permite la libertad de desarrollar más la cabeza, los brazos y en especial la mano del muslo. - Subraya fuertemente los músculos, venas y arterias con un delicadísimo modelado. - El rostro acumula ira, tensión: el gesto de la cabeza nos lo transmite.
  9. 9. II.MAUSOLEO DE JULIO II. Lo concibió con 40 figuras. Sólo realizó las esculturas de Moisés, Lía, Raquel y unosesclavos. MOISÉS representa la idea de indignación y cólera ante la ceguera de su pueblo (tentadopor el paganismo). Enérgico y vital, rompe con la armonía y el equilibrio clásico. Es obra de su etapa adulta, con mayor expresividad (le influye el Laocoonte reciéndescubierto): - su anatomía titánica, grandiosa y exuberante expresa movimiento. - la cabeza gira hacia la izquierda. - contraposto entre brazos y piernas - sus rasgos faciales contraídos, el ceño fruncido, son expresión de la terribilitá. En los Esclavos se encuentra el espíritu del Laocoonte. MÉDICIS. MAUSOLEOS DE JULIÁN Y LORENZO DE MÉDICIS. - El Papa Clemente VII quiso glorificar a su familia, a Lorenzo el Magnífico y a Juliano, su padre. - Juliano, sentado, se esculpe como un general romano. El sarcófago lleva las figuras del Día
  10. 10. (joven musculoso) y la Noche (mujer que duerme, fatigada, con cuerpo deformado por maternidades).- Lorenzo, sentado, se esculpe pensativo –sabiduría-; medita con las piernas cruzadas. Sobre el sarcófago, el Alba (figura desperezándose) y la Tarde, el Ocaso (un viejo decrépito)- Se ve la dualidad de Miguel Ángel: Principio / fin; Vida / Muerte; Bien / Mal- PIEDAD RONDANINI. En los últimos años de su vida, esculpe el tema de la Piedad de forma más dramática y dolorosa que la de su época juvenil, como la Piedad Rondanini, su última obra en un momento de crisis espiritual. Abandona la belleza, armonía y proporción de la del Vaticano, y la fuerza y vigor del Moisés. Son dos cuerpos alargados, estilizados con la forma sólo esbozada y textura áspera. EL MANIERISMO.- El Manierismo se desarrolló en el siglo XVI a partir de 1525-30. Es el anuncio del Barroco. Ya las obras de madurez y vejez de Miguel Ángel pueden considerarse manieristas. El estilo se caracteriza por:- La ruptura del ideal clásico de armonía, claridad y simetría.- La preferencia por la figura serpentinata..- El alargamiento de las formas.- La línea abierta.- Obras con varios puntos de vista. PINTURA DEL SIGLO XV EN ITALIA
  11. 11. - CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS o El precursor fue Giotto, que rompió con los convencionalismos medievales. o Se evoca la antigüedad clásica a lo que se une el naturalismo. o Se domina la perspectiva que hace posible la representación de la tercera dimensión (profundidad). Es la llamada perspectiva lineal, matemática o renacentista. o Los fondos son arquitectónicos o de paisajes. o El tema principal es el ser humano, reproducido de modo perfecto. El dibujo es elemento capital. El modelado se consigue con efectos de luces y sombras, resultando a veces muy escultórico. o La composición es geométrica, con simetría y compensación de grupos. o Sigue la tradición italiana de pintura mural al fresco. Pero también es importante la pintura sobre tabla al temple. Sólo en la 2ª mitad del siglo se utiliza el óleo. o Temas preferentemente RELIGIOSOS. También, mitológicos y retratos. PINTORES. PINTORES FRA ANGÉLICO (1387-1455) Une rasgos góticos con avances renacentistas. La espiritualidad de sus cuadros le hace merecedor de su sobrenombre (se decía que pintaba como los ángeles). Su obra destacada es La Anunciación, Temple sobre tabla. Representa la Anunciación en un interior, y la Expulsión de Adán y Eva del Paraíso en un plano exterior. Fra Angélico sitúa a la Virgen y al Arcángel en un marco arquitectónico con elegante arquería. Hay estudio de la perspectiva. El ángel se inclina ante María, que adopta una actitud de humildad. Destacan también la maestría del color y la luz. MASACCIO (1401-1428) Primer pintor que aplica la perspectiva lineal para crear ilusión de profundidad yvolumen. Sus personajes son pesados y macizos y de rostros muy expresivos. Obras destacadas
  12. 12. son: La Trinidad o El Calvario. Fresco que decora un pequeño espacio en una pared de la Iglesia de Santa María Novella. La novedad es que intenta extender ilusoriamente el espacio arquitectónico real mediante una bóveda que envuelve a todas las figuras. Utiliza un punto de vista bajo. La perspectiva es lineal, y es el elemento ordenador de la obra al determinar varios niveles de profundidad en la escena: - Dios al fondo en el espacio interior de la bóveda. - Cristo en la cruz, en el nivel intermedio del espacio. - San Juan y la Virgen en el intradós del primer arco. - Donantes arrodillados en la escalera inferior del espacio exterior. La composición es piramidal y tiene un sobriocromatismo tratado simétricamente. El tributo de la moneda. Representa el tributo que Jesucristo y sus discípulos tuvieron que pagar en Cafarnaum. Su significado es simbólico: la necesidad de que todos los integrantes de la República florentina cumplan con el pago de impuestos. Utiliza la perspectiva. El cobrador está de espaldas (sensación de profundidad). Es obra de gran verismo y realidad: excelente estudio de los rostros. Sandro BOTTICELLI (1445-1510) Es un pintor con un estilo muy característico: - Dibujo de trazos nerviosos con líneas sinuosas. - El movimiento agita todas sus formas. - Las figuras son esbeltas, idealizadas, de belleza pálida y enfermiza y rostros algo melancólicos.
  13. 13. - Rechaza la perspectiva y el fondo es un mero decorado, con paisajes alegres. Sus obras importantes son: Alegoría de la Primavera.En un prado con suelo inclinado, las figuras parecen flotar. Venus aparece de frente, como diosa del amor, con túnica blanca y manto rojo; muestra a las Tres Gracias con su mano derecha, mientras que su hijo, Cupido, tensa su arco. Las Tres Gracias aparecen con el suave movimiento de danza circular y bellas transparencias y curvas. Mercurio disipa las nubes que oscurecen el Jardín de Venus. A la derecha, Flora disemina rosas. Y la ninfa Cloris trata de escapar de Céfiro. La obra tiene una fuerte carga de deseo, de amor, en el Jardín de Venus. Esto lo realiza con la delicadeza en las transparencias, las actitudes, con los colores luminosos y brillantes y con las cabelleras onduladas. Nacimiento de Venus. Paisajeidílico con cuatro personajes que parecenflotar. Céfiro y la ninfa Aura, insuflanla vida a Venus, la cual (Venus púdica)está desnuda (el desnudo,prohibido en el arte medieval cristiano,es recuperado en elRenacimiento). Equilibrio: las tensiones de loscuerpos a ambos lados de Venus se encuentran en perfecta armonía. Tiene un depurado dibujo, predominando la línea sobre el color. Triunfa la línea curva sobre la recta, destacando el sinuoso desnudo de Venus. Pese a la sinuosidad y el movimiento, hay sensación de calma. El paisaje, pese a su tratamiento natural, es un tanto subjetivo. PINTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIA El centro artístico es Roma, y asistimos a la culminación del Renacimiento y también a sucrisis. CARACTERÍSTICAS. CARACTERÍSTICAS - Frente al siglo XV, ahora domina el color sobre el dibujo y contorno.
  14. 14. - La perspectiva es más natural, geométrica. - Nuevo tratamiento de la LUZ en los paisajes: ya no es siempre primavera y praderas floridas; aparecen fondos de neblina, rocas, crepúsculos. - Composiciones claras, con frecuencia triangular. - Las figuras se relacionan con la mirada y manos. - Desaparecen los detalles menudos. Se eliminan de escenas secundarias. ARTISTAS. ARTISTAS LEONARDO DA VINCI (1452-1519) Arquetipo del hombre renacentista: pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico...Conjuga arte y ciencia. Su método pictórico se basó en las matemáticas.Escribió el Tratado de la Pintura, donde expone que la pintura es la más importante de lasartes: una actividad intelectual que coloca al pintor en una categoría social más elevada.Estudió la anatomía del cuerpo humanoSe interesa por los problemas de la expresión.Funde figuras y ambiente, con contornos vagos y difuminados: es lo que se llama Sfumato.Da a sus cuadros un aire de misterio (romanticismo).Obras destacadas son: Virgen de las rocas. Sobre fondo romántico de rocas,pinta cuatro figuras unidas por el juego de las miradas y de lasmanos. La luz resalta suavemente los rostros. Es unacomposición piramidal con la Virgen, Jesús, San Juan y un ángel.Funde figuras y ambiente: sfumato. La última cena. Pinta el instante en que Jesucristoacaba de anunciar a los apóstoles que uno de ellos letraicionará. Es el instante más dramático, con captaciónpsicológica en los rostros y gestos de los personajes que sepreguntan: ¿Soy acaso yo, Señor? Manos y rostros nos hablan de sus sentimientos.La relación entre las figuras da movimiento a la escena, en contraste con la quietud deCristo. Todas las figuras convergen en un único punto central: la cabeza de Cristo.Cristo destaca por su aislamiento. Está sereno.Los Apóstoles se distribuyen simétricamente en cuatro grupos de tres, lo que no impide laexpresión individual de cada uno: rostros, gestos, manos. La luz procede de las ventanas (izquierda). Es tenue y dota a las figuras devolumen.
  15. 15. Las figuras se funden con el ambiente (sfumato). La perspectiva es lineal, que nos incluye dentro del cuadro, de la escena. La Gioconda. Se supone que es Madonna Lisa, esposa de Francisco del Giocondo,florentino. La comisura de sus labios y el tratamiento de los ojos hacen que la expresión seaenigmática y equívoca. Asoma una cierta sonrisa y al tiempo presenta cierta amargura: esun retrato que más que decir, sugiere. El paisaje nebuloso lo forman montañas y lagos conformas imprecisas y una gradación cromática que acentúan la sensación de lejanía. Es unespacio irreal, desconectado de la figura, que subraya su aire de misterio. Figura y fondoson tratados con la técnica del sfumato que alcanza aquí su culminación, de tal maneraque los contornos se muestran vagos y difuminados. RAFAEL de Sanzio (1483-1520) - Pintor que asimiló tendencias muy diversas:De Perugino heredó las composiciones en amplios espacios.
  16. 16. De Miguel Ángel la robustez de los personajes y el sentido dramático. Sus obras se caracterizan por:perfecto equilibrio,logro de la belleza idealizada,estudiada composición simétrica en amplios espacios,gusto por la dulzura y serenidad en sus escenas. Sus obras más importantes son: La Escuela de Atenas. Forma parte de los frescos de la Cámara de la Signatura, en elVaticano, estancia privada del Papa Julio II. Representa la escuela de la filosofía griega enun amplio escenario donde bajo los rasgos de personajes renacentistas se representan losfilósofos de la Antigüedad:En el centro, Platón señala al Cielo de las ideas; Aristóteles indica el mundo de la materia.En la izquierda, filósofos: Sócrates, Epicuro, Pitágoras -anciano que escribe números-,Averroes -con turbante- y Heráclito -sobre el bloque de piedra-.En la derecha, Arquímedes o Euclides con compás y Tolomeo con globo terráqueo...En las escaleras centrales, la figura tendida parece Diógenes. Entre los personajes representados se puede reconocer a:Miguel Ángel como HeráclitoBramante como EuclidesRafael junto a EuclidesLeonardo en la cara de PlatónAsí, la categoría de los artistas es comparable a la de los sabios de la Antigüedad.El fondo arquitectónico y la perspectiva definen el espacio de la escena y organiza a lospersonajes. Ese marco arquitectónico inmenso y de gran profundidad se inspira en obrasde Bramante. Rafael crea un espacio con la escalinata, arcos de triunfo y bóvedas.La composición es de gran unidad, equilibrada y armónica.Madonna del Gran Duque. Pintó varios cuadros con el tema de la Virgen y el Niño. Sonimágenes candorosas, grupos ideales de Madre e Hijo, abrazados o jugando con
  17. 17. ingenuidad. En ellas fusiona dibujo y color. Esta obra es escena sencilla y equilibrada. Retratos de personas de su tiempo. Destaca Baltasar de Castiglione. MIGUEL ÁNGEL Buonarotti (1475-1564)Como buen escultor concibe la pintura de igual modo:Elimina el paisaje y concentra su energía en el modelado.Pinta volúmenes claros de enérgico dibujo, bien delimitados, contrarios al sfumato.En su deseo de plasmar el movimiento, crea violentos escorzos.Pinta figuras grandiosas, monumentales, de gran fuerza, que se inspiran en el Laocoonte yel Torso de Bellvedere.Sus obras son: Bóveda de la Capilla Sixtina. Realizada al fresco, dividió el espacio con la cuadratura,cuadriculación con arquitectura pintada para separar las escenas, nueve episodios delGénesis. En esa arquitectura fingida situó jóvenes desnudos apoyados en pedestales, y entrelos lunetos de los arcos laterales pintó profetas y sibilas. Las proporciones son gigantescas: excelentes desnudos de formas hercúleas. Escenas destacadas son:Creación de Adán. Adán espera el contacto que le dará la vida. Las manos de Adán y deDios son el símbolo de la Creación. El punto fuerte de la escena es el contacto entre ambas.El Pecado Original. Aparece la tentación de Eva y la expulsión del Paraíso. Hay uncontraste entre la Eva bella y joven de la tentación, y la Eva decrépita de la expulsión.El Diluvio Universal. Reproduce los terribles efectos del diluvio con gran dramatismo.Rostros y actitudes de los personajes son representados atemorizados.
  18. 18. Vista general de la bóvedaCreación de AdánPecado Original y Diluvio Universal Frescos de la cabecera de la Capilla Sixtina: El Juicio Final Aquí no hay encuadrearquitectónico: las figuras están desnudas sobre un espacio vacío. Son 400 figurasmonumentales, de movimientos apasionados, escorzos, con enorme fuerza dramática, conterribilitá. La composición es horizontal y vertical: cuatro bandas horizontales y dos ritmosverticales:
  19. 19. A la izquierda el ritmo de ascensión de los elegidos de Dios en el Juicio FinalA la derecha el ritmo de descenso y caída de los condenados.La descripción de la escena es:El Cristo-Juez, lleno de fuerza, ocupa el centro levantando la mano para juzgar. Es unCristo amenazante y no misericordioso.A su alrededor, Mártires, Apóstoles, Santos. Y junto a Él, la Virgen en actitud suplicante, laúnica capaz de interceder por los humanos ante su Hijo.A la derecha de Cristo, los Elegidos. A la izquierda, los Condenados.En la parte inferior: en un lado, la resurrección de los muertos y su ascenso al Cielo. Alotro, Carón y su barca llena de condenados para atravesar la laguna Estigia, símbolo delInfierno. LA PINTURA VENECIANAEn el siglo XVI se desarrolla en Venecia una pintura original. Venecia, gracias al comerciocon Oriente y a su emplazamiento privilegiado, vive un momento de esplendor. Supintura destaca por:su interés por el COLOR, que prevalece sobre el dibujo,su interés por la LUZ, una luz típicamente veneciana.Los pintores de esta escuela son: TIZIANODestaca por:Sus retratos psicológicos.Sus formas blandas, redondas y su predilección por el desnudo femenino Obras importantes: La Bacanal, Dánae y Retrato ecuestre de Carlos V.
  20. 20. TINTORETTO Pintor al que se le puede catalogar como Manierista más que comopintor de la escuela veneciana, pues rompe con la serenidad de la escuela ycrea violentos escorzos y acusados contrastes de luz. Su obra importante es El Lavatorio: Ilustra un pasaje del evangelio deSan Juan: Jesús se dispone a lavar los pies de su discípulo Simón Pedro. Esaacción está en uno de los laterales (ruptura con el clasicismo).El escenario es arquitectónico. Empleó una perspectiva cónica: los personajes,con sus posturas en escorzos o contrapuestas, marcan un lugar alrededor de lamesa. Pero también utilizó la perspectiva aérea, envolviendo a todos lospersonajes. Hay solo dos tonalidades contrapuestas: colores fríos y cálidos. El GrecoDoménico Theotocopoulos (1541-1614) nació en Creta y en esta isla recibió su primeraformación pictórica, en contacto con los iconos, lo que explica la adopción de rasgosbizantinos que estarán siempre presente en su obra.
  21. 21. Hacia 1560 marchó a Venecia, ciudad que además de metrópolis de las artes., era lacapital política de los cretenses. Allí fue discípulo de Tiziano, del cual tuvo buenarecomendación para conseguir encargos en Europa. De él tomó su cálido cromatismo yalgunos rasgos técnicos. Pero en su estilo influyó también la gama cromática de Veronés,la composición de los Bassano y sobre todo los escorzos, las grandes composicionesdivididas en estancias, los choques brutales de blancos y negros y el nerviosismo ondulantedel dibujo aprendido en el arte tenso de Tintoretto.Pero el centro de la actividad artística italiana se encontraba en Roma, en la corte papal yallí se traslada el pintor en 1570. Vió toda la obra pictórica de Miguel Ángel y quedódefraudado por la fama que llevaba pero no pudo impedir caer bajo su influencia artísticatomando de él el dibujo en anatomías, las formas y la concepción de los temasmiguelangelescos.Allí trabó relación con algunos personajes españoles afincados en Roma, circunstancia quejunto con el atractivo de trabajar en el Escorial y quizá la conciencia del exceso de figurasimportantes existentes en Venecia o Roma, lo que dificultaba su éxito, le impulsó a la decisión de viajar a España. A su llegada vivió durante algún tiempo en Madrid y poco después se trasladó a Toledo para realizar su primer encargo: el retablo de Santo Domingo el antiguo. Pero sus deseos de ingresar en el círculo de pintores de Felipe II le animaron a presentar al monarca una pintura: LaAdoración del nombre de Jesús. Asíse le encargó por el monarca ElMartirio de San Mauricio para laIglesia del Monasterio del Escorial.En ese cuadro El Greco quisointroducir tantas novedades que no gustó al rey y fue reemplazado por otro pintor. Inmerso en la sociedad toledana, El Greco fue alumbrando sus obras másimportantes: La Trinidad, El Expolio y sobre todo El Entierro del Conde de Orgaz. - Características de su pintura.Tiene rasgos manieristas junto a características peculiares. Utiliza siempre el alargamiento
  22. 22. de las figuras para dar mayor expresividad a sus figuras, para dotarlas de una mayorespiritualidad. Y es que su obra es una constante búsqueda de las expresiones místicas yde las formas etéreas, ingrávidas, que se elevan en un movimiento ascensional, comodotadas de una energía mística que les hace levitar. Cuando llega a España ya conoce todos los secretos del arte de la pintura: en Venecia se ha empapado del color, en Roma, con la obra de Miguel Ángel ha indagado todas las posibilidades del dibujo. Pero aún así, en Toledo su arte va a sufrir poderosas transformaciones. Las obras de su etapa italiana todavía tienen paisajes, son figuras robustas con paños adheridos a sus cuerpos, colores cálidos y composiciones recargadas enuna zona de la tela mientras el otro lado per-manece vacío de figuras. Pero en Españasustituye los paisajes por celajes: cielos pobladosde nubes con varios matices, cielos que anunciany presagian, con luces de tormenta y, sólo excepcionalmente, un Toledo onírico, fantasmaly distorsionado. Sus figuras aquí se alargan y pierden cualquier adiposidad, hastareducirse a interminables hileras de formas huesudas sobre las que los paños flotan,afirmando todavía más la sensación de adelgazamiento. Los colores son ahora fríos: grises,verdes agrios y toda una gama de azules plomizos, más apropiados para plasmar susvisiones místicas. La composición sigue siendo manierista, la falta de espacio tiende aimpulsar sus cuerpos hacia lo alto y provoca una sensación de ahogo. El tema religioso ocupa casi exclusivamente su atención, bien en grandescomposiciones como La Adoracíón de los pastores, bien en figuras de santos como su SanFrancisco o en series de apostolados en las que se pude percibir un misticismo cada vezmás patético. Pero en otro género menos cultivado, el retrato, sus innovaciones tambiénson importantes. En los del Prado: El caballero de la mano en el pecho o Retrato de undesconocido, abandona el culto al detalle de los venecianos para concentrarexclusivamente su atención en el rostro, habitualmente austero, de los caballeroscastellanos y penetrar a través de la expresión triste de sus ojos en el fondo del alma o enlos rincones escondidos de su personalidad. El pintor de las formas que vuelan ha tenidoque esperar trescientos años para que su genio fuera reconocido y su obra consideradacomo la de un gran maestro. El Expolio Es una cuadro pintado para la catedral toledana. En él, el colorido es Expolio:
  23. 23. fundamental. El patetismo de los rostros, la espiritualidad del rostro de Cristo, todoevidencia el expresionismo religioso del Greco. Renuncia a pintar el espacio y laperspectiva, desvinculándose así de la tradición renacentista. El artista prefiere ignorarpor completo la profundidad y volcar la atención del espectador sobre la escena primera.Por eso las figuras que rodean a Cristo se agolpan en torno a Él para no dar lugar a unavisión de espacio. Y no se trata de ignorancia puesto que en otras obras vemos como ElGreco manejaba esta técnica con indudable maestría. Se rata pues de una voluntariadecisión del maestro. De este modo la atención del espectador se ve orientada hacia elrostro de Cristo. Este cuadro no gustó al cabildo de la catedral por haber incluido en el ánguloinferior a las tres Marías cuando éstas jamas habían aparecido en este tema iconográfico.Estos detalles temáticos tenían mucha importancia en una época en la que se estipulaba enlos contratos, incluso los personajes y las actitudes generales del cuadro. El entierro del Conde de Orgaz: En 1586 pinta este cuadro por encargo de laparroquia de Santo Tomé. Despreciando totalmente el espacio y la profundidad ilusionista,reúne a un grupo de hidalgos sobre la escena milagrosade la defunción, brindándonos una de lascomposiciones más geniales y más sencillas de toda laHistoria del Arte. El cuadro relata el milagro que ocurrió en elsepelio de don Gonzalo Ruiz, señor de Illescas, en el quese aparecieron a los presentes San Esteban y SanAgustín. Esos rostros de hidalgos expresan el fervor, ladignidad y el sentido total que animaba a los noblesespañoles en los siglos XVI y XVII. Aquí podemosobservar esa forma de vida tan peculiar que tenían loshidalgos españoles, hombre despreocupado de las cosasterrenas y materiales y que ponía toda su ilusión en elhonor y en la vida ultraterrena. Sin embargo el autorno recurre aquí a los efectos patéticos, no reflejan estupor ante el milagro sinocomprensión y respeto ante un fenómeno, para ellos, natural. San Agustín y San Estebanaparecen para refrendar las virtudes del fallecido, y eso era algo normal.En este cuadro podemos observar como El Greco no pinta lo que ve sino lo que le gustaríaver, deformando la realidad en aras de su febril imaginación, desentendiéndose de lanaturaleza figurativa y visible para llegar a un trasmundo místico y alucinante.Paisaje de Toledo Es otro género al que el pintor se dedica bastante. En otras obras el Toledo:paisaje de Toledo se repite una y otra vez en los fondos pero no tiene muchos cuadrosdedicados exclusivamente al paisaje. Este es un de ellos y podemos considerarlo como unaobra cumbre. No se trata de un paisaje figurativo, naturalista, al estilo renacentista, sino
  24. 24. un paisaje atormentado, retorcido y cubierto de verdinegros nubarrones amenazadores.Un paisaje donde el verde y el gris crean de nuevo ese mundo irreal del que parece que elautor no pueda salir. Es un paisaje expresionista donde las formas sólo son un pretextopara comunicarnos sus emociones en estallidos de color, es un paisaje del alma. ________________

×