• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Comentarios de arte 2ª 1
 

Comentarios de arte 2ª 1

on

  • 1,596 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,596
Views on SlideShare
1,584
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

1 Embed 12

http://artesegundodechomon.blogspot.com 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Comentarios de arte 2ª 1 Comentarios de arte 2ª 1 Document Transcript

    • CATEDRAL GÓTICA, Francisco José Alcalde Las catedrales góticas, con respecto a las catedrales del románico, tienen una mayorverticalidad y luminosidad, y esto se debe a la utilización del arco apuntado, que consiste en dossegmentos de círculo que coinciden y se apoyan el uno contra el otro, y de esta manera sedistribuye el peso. El otro elemento es la bóveda de crucería que se forma con el cruce de dosarcos apuntados, y hacia posible una mejor distribución del peso. En su construcción se utilizaban diferentes elementos: las bóvedas de cruceríatransmitían el peso a los arcos arbotantes que trasladaban el peso de las cubiertas a loscontrafuertes, y estos lo trasladaban al suelo. En la parte superior de los contrafuertes secolocaban unos pináculos que tenían la función de decorar y asegurar. En el interior de lascatedrales, el peso de las bóvedas se trasladaba a los pilares. Este al contrario que en elrománico que el peso lo sostenían los muros, permitía la apertura de ventanas. Los canalillos situados encima de los arbotantes se utilizaban a modo de canalones,para expulsar el agua de los tejados, estos canalillos eran adornados de diferentes formas, y lamás conocida son las gárgolas. Otro elementodecorativo se aplicaba en los vanos era la tracería enlos gabletes, además de añadir vistosas vidrieraspara dar color al interior. La nave central estaba cubierta por unabóveda crucería, la cual, al igual que las naveslaterales trasmitían su peso a los pilares, que estoseran tradicionalmente cruciformes o circulares, estaforma se conseguía adornándolos con pequeñascolumnas adosadas alrededor de la columna, loscapiteles van perdiendo importancia, aunque sesiguen decorando, se solían decorar con motivosvegetales. El tejado de la catedral se solía decorar con una aguja en la parte central. El pórtico solía ser de arco apuntado, con un parteluz en la entrada y un tímpano,decorado con escenas bíblicas, con una adaptación a la ley del marco con un personajeprincipal en el centro y con un mayor tamaño. Las arquivoltas normalmente estaban decoradaspor personajes bíblicos, adaptados a la inclinación del arco y que iban disminuyendo de tamañosegún se acercaban a la parte central del arco, y en la parte inferior de estas arquivoltas, secolocaban unas delgadas columnillas adosadas. 1
    • En la planta en las catedrales góticas se impusola planta de salón, que estaban formadas por una formarectangular dividida en 3 o 5 naves, la cabecera erasemicircular, que esta estaba dividida en absidiolos, y uncrucero que separaba la nave central de la cabecera. La altura de estos edificios simbolizaba el triunfode la vida, la luz producida por las vidrieras simbolizabala inteligencia, y la utilidad del edificio simbolizaba alhombre como centro del universo. Hay varias etapas de la arquitectura gótica, el protogótico que aparece que aparece a mediados del siglo XII, que convivió con el románico y coincide con el periodo cisterciense y con la aparición de las primeras catedrales francesas. También en XII comenzó la etapa clásica, pero esta se desarrolló durante el siglo XIII, y en esta etapa fue la de la construcción de las grandes catedrales europeas. La etapa del siglo XIV, en la que se buscaba una mayor verticalidad que en las etapas anteriores. Y la última etapa se conoce con el nombre del gótico flamígero que se desarrollo durante el siglo XV, este nombre se debe a la forma que adquirían lascatedrales en su parte superior, y que dicha forma era similar a las adquieren las llamas defuego.LA LONJA DE PALMA DE MALLORCA, Carlos Villanueva JuanIdentificación:Se trata de un edificio gótico que se conoce como la lonjade mercaderes de Palma de Mallorca.Ubicación:Es una de las obras maestras de la arquitectura gótica enlas islas Baleares. Está separado por un jardín de otroedificio histórico de la ciudad, el llamado Consulado delMar, donde está situada la sede del gobierno autonómico.Cronología: 2
    • Fue construida en el siglo XV durante el periodo 1426-1446, siendo el arquitecto Guillén Sagrera,autor que construyó otras obras importantes como la iglesia de Santiago de Villena y la base delas torres de San Giorgio del Castel Nuovo, de Nápoles (Italia).La lonja de Palma responde al esquema característico de la arquitectura gótica con grandesventanales, delgados pilares, arcos apuntados y contrafuertes para sujetar la elevada estructuradel edificio.CaracterísticasDescripciónEl interior de la lonja es de planta rectangular dividida en tres naves de cuatro tramos cada una,con seis columnas helicoilades con estrías que desplieganlas nervaduras de la cubierta.Las llaves de la bóveda ostentan escudos de la Corona deAragón en la nave central y el escudo de la ciudad deMallorca en los laterales, todos con la policromía y orooriginales.En cada rincón, hay una pequeña puerta con un arco decorado con la imagen de un evangelista(San Juan Bautista).De las puertas que se encuentran mirando al mar, sale una escalera de caracol para subir a laterraza de la Lonja.En el exterior está formada por cuatro torretas octogonales y un total de diez torres menores.Destacan las gárgolas y las estatuas situadas en lo alto de las torres.El portal principal es de arco ojival y esta presidido por una representación del Ángel Defensor dela Mercadería.A cada lado del portal mayor y de la fachada contraria hay dos ventanales con bóveda decrucería. La parte superior del edificio tiene una galería de ventanas rematada con una cresteríade almenas.Técnicas constructivasLa piedra es el principal material constructivo labrado de manera maestra. También se utiliza lamadera, sobre todo en la cubierta apareciendo así mismo en numerosos detalles estructuralesexquisitamente modelados y labrados.Temática y simbolismoLa utilidad principal de la Lonja de Palma de Mallorca fue dar cobijo a las actividadescomerciales desarrolladas por los mercaderes en un periodo boyante de la economía de la 3
    • corona de Aragón, que se extendió hacia las islas Baleares así como hacia Italia. Allí sedesarrollaban los tratos y comercios de mercaderes y comerciantes.A pesar de que el edificio es de carácter civil en su construcción se reflejan algunos elementosde carácter religioso propios de las iglesias góticas como son las esculturas del evangelista sanJuan Bautista y el Ángel de los mercaderes.Un símbolo que define este edificio como arquitectura gótica es la presencia de gárgolassituadas en lo alto de sus torres al igual que se colocaban en las iglesias y castillos góticos. Lautilidad de las gárgolas era de desagüe de los tejados y decorativas, estando esculpidasgeneralmente con formas de figuras humanas o de animales.Bibliografía Gran diccionario enciclopédico universal. Editorial Club internacional del libro 1989 Autores varios Diccionario Larousse ilustrado. Editorial planeta 1996. http://www.mallorcaquality.com/palma-de-mallorca/la-lonja-de-los-mercaderes/ http://es.wikipedia.org/wiki/Lonja_de_Palma_de_Mallorca http://www.portalsolidario.net/ocio/visu/fichas.php?rowid=10573&titulo=Lonja%20de%20 Palma%20de%20Mallorca.%20(Islas%20Baleares).&epocan=Monumentos%20con%20 Historia http://www.viajes.net/europa/espa%C3%B1a/palmademallorca/monumentos/lonjademall orca http://www.teleweb-mallorca.com/es/paginas/088_lonja_es.htmlLA ESCULTURA GÓTICA, Cristina Azuara Fueron los humanistas del renacimiento italiano del s. XVI, y en especial, Giorgio Vasari,quienes, con la intención de menospreciar el arte medieval que los precedía en el tiempo,utilizaron despectivamente la palabra gótico para designarlo. Interpretaron que los puebloseuropeos del norte –a su entender, ignorantes, violentos y de escasa sensibilidad– habían sidolos autores originarios de un estilo desproporcionado, relegando al olvido a los edificiosgrecorromanos, auténticos modelos de la verdadera elegancia y belleza. No obstante, a lo largo del s. XIX se empezó a admirar y a valorar de manera positiva elarte de la edad media y, en particular, el tan denostado gótico. Así pues, el término acabó pordesignar el estilo artístico que brilló en Europa occidental desde mediados del s. XII hasta finalesdel s. XV. 4
    • El mundo gótico estuvo caracterizado por cambios políticos en la debilidad del poder(Sacro Imperio) y la consolidación de la monarquía; por cambios económicos y tecnológicos, alaumentar la población por la estimulación de cultivos y por crear un comercio (moneda,transportes, innovaciones), el poder crecía en las ciudades y aparecían los llamados burgueses;y por último, la crisis final de la Baja Edad Media, cuyas catástrofes climatológicas, hambrunas ydecrecida demográfica, guerras y revueltas, a la par de múltiples epidemias, marcaron el siglo XIIhasta mediados del siglo XV. La escultura del arte gótico presenta una estética naturalista y humanitaria, una temáticareligiosa pero más humana que en el arte románico (Cristo hombre, vida de la Virgen y vidas deSantos), y un simbolismo que presenta al ser humano como creación divina mediante labúsqueda de la belleza física y la captación de los sentimientos. Las etapas que la caracterizan están marcadas por el estilo pregótico (búsqueda delhumanismo, la belleza y la serenidad de la temática románica) y el gótico clásico (captación delidealismo y la solemnidad) en el siglo XIV (más expresivo y realista) y en el siglo XV (marcadopor la melancolía y el patetismo). Las características generales de la escultura gótica son: a) En el caso francés. En el pregótico, las estatuas columnas buscan el naturalismo y la belleza (por ejemplo: pórtico real de la catedral de Chartres, a finales del siglo XII; o en la portada occidental de la catedral se Senlis, 1185-1190). En el Gótico clásico mediante las jambas de la catedral de Reims (S. XIII) que, manifiesta una gran influencia del mundo clásico, como sucede en la sonrisa de la Anunciación, que recuerda a la sonrisa arcaica griega, y la Visitación, en la que los ropajes de ambos personajes recuerda al tratamiento de los mismos en la escultura clásica griega. Durante la etapa del siglo XIV se busca la expresión y por ello, los temas de la Pasión son los más frecuentes. Debido a la Guerra de los Cien Años (1337 y 1453), se esculpieron pocas obras de importancia. Y por último la producción escultórica francesa en el siglo XV por Claus Sluter: el gótico flamígero. b) En el caso italiano. La escultura del gótico italiano de los siglos XIII y XIV, al igual que su arquitectura, se caracterizó por la influencia de la Antigüedad Clásica. En Italia fueron los púlpitos (utilizados para leer “la Palabra de Dios” y predicar, y ubicados en 5
    • baptisterios o catedrales) las principales manifestaciones escultóricas. La familia de los Pisano (ciudad de Pisa, en la Toscana) destacaron especialmente: Nicola Pisano, autor del Púlpito del baptisterio de Pisa (1260), con unas estética clasicista; y su hijo Giovanni Pisano, artífice del Púlpito de la catedral de Pisa, donde añadió la gracia y la belleza de la escultura gótica francesa. c) En el caso alemán. A lo largo del siglo XIII la escultura gótica centroeuropea se vio influida por el clasicismo francés, pero aplicado a una temática señorial (por ejemplo: las esculturas del Magrave Ekkehard y su esposa Uta, en la catedral de Naumburgo). En el siglo XIV la corriente expresiva francesa se extendió por toda Alemania. Y en el siglo XV, la escultura alemana, aportó una nueva fuerza realista y emotiva de gran potencia visual. d) En el caso inglés. La producción fundamental se centró en monumentos funerarios (por ejemplo: la tumba de Enrique IV, en Canterbury; o la sepultura de Ricardo II, en Westminser). También fue muy importante la producción de relieves en alabastro. e) En el caso de Países Bajos. La escultura gótica siguió los modelos franceses. Por esta razón, el siglo XII estuvo marcado por un clasicismo, el siglo XIV por la expresividad y en el siglo XV por el estilo de Claus Sluter (aplicando la misma fuerza y patetismo que este escultor). f) En el caso portugués. Las piezas escultóricas más destacables fueron los sepulcros (mejor ejemplo en el sepulcro del Rey Pedro I, en Alcobaza); pero también fueron importantes las esculturas exentas, principalmente, de vírgenes, de crucificados y de santos.LA VIRGEN DE LAS ROCAS. Daniel Ros Morraja1. Tipo de representación.Esta obra tiene como personaje central a un ser divino, la Virgen; poreso se pude decir que se trata de una representación religiosa en laque aparecen figuras religiosas como el arcángel, el niño Jesús y SanJuan Bautista. Leonardo Da Vinci, suele utilizar paisajes toscanos perono en esta obra lo cual es novedoso, para reemplazar esto ha utilizado 6
    • una imagen de un paisaje ocupado en casi toda su totalidad por una montaña rocosa que le sirvede fondo, adaptando a él los personajes.2. Técnica. La técnica es el óleo pues se usan aceites para combinar con otras sustancias(pigmentos) y obtener así un producto idóneo para la pintura. Esta pintura obtenida con lamezcla de óleos ofrecía muchas ventajas al pintor, entre otras, el poder realizar su obralentamente y sin prisas de acabado, cosa que era imposible con la pintura al temple; el óleopermitía retocar la obra día a día, variar la composición, los colores, aumentar la profundidad y laintensidad del color.3. Elementos pictóricos.- Línea: En esta obra no se podría hablar de la línea, ya que para Leonardo Da Vinci; la luz seconcibe como una lenta fusión del negro y el blanco, dando lugar al claroscuro. Así el sfumato,logra crear una superficie aterciopelada, que funde figura y ambiente un halo de misterio, sintransiciones bruscas de luz, con lo que las sombras se funden gradualmente y desaparecen losperfiles.- Color: Contrasta el uso de colores fríos (azul, verde) y cálidos (naranja, marrones) que danvitalidad a las personas y acercan los objetos. Estos se hacen notables en los paños que visten alos personajes.- Luz: La obra está enmarcada en un espacio natural, lo cual hace que la luz esté suministradade forma natural por esa especie de óculo que forma la roca que se encuentra detrás de lospersonajes. La niebla que se ve a través de ese óculo impide la entrada de luz lo cual produceclaroscuros en el resto del cuadro.- Perspectiva: La perspectiva utilizada en esta obra, es la perspectiva aérea, esta intentarepresentar la atmósfera que envuelve a las figuras, dibujando a los elementos del fondo másdesdibujados y con colores más uniformes y translúcidos, para producir una impresión real de ladistancia.- Volumen y composición: Las figuras y demás elementos de este cuadro, no son figuras planas;sino que están dotadas de un volumen a través de los paños, los pliegues del la piel y loscabellos; lo cual le da realismo. Usa una composición clásica de pirámide. El vértice de arribasería la cabeza de la Virgen y los lados caerían hasta el cuerpo de los niños para unirlos con unalínea imaginaria que formaría la base. Es utilizada esta técnica ya que es propia de las obrasreligiosas al usar el triángulo, el cual tiene simbología: tres vértices como la Santa Trinidad.Transmite sensación de armonía y estabilidad.4. Análisis formal. 7
    • El grado de realismo en esta obra se podría dividir en dos: por un lado, las figuras religiosas y losdetalles de las plantas en la parte inferior presentan un alto grado de realismo; sin embargo, elpaisaje de la parte posterior está bastante difuminado con esa niebla visible a través del óculo,hacen que tenga esta obra un toque misterioso. Los paños están muy bien trabajados ya queson visibles todos los pliegues de la prenda, lo que hace que a pesar de no tratarse dedesnudos, podamos apreciar el movimiento de la figura.5. Iconografía.Esta representación religiosa tiene otra copia similar o versión, que en realidad debían habersido tres; ya que fue encargada para formar un retablo en la capilla de la Confraternidad en laIglesia de San Francesco Grande. En ella, se representa a la Virgen María que es el núcleo delcuadro, la cual apoya su mano derecha sobre su hijo; y mira a San Juan Bautista, el cual a susespaldas tiene a un arcángel.Respecto a la iconología se puede decir que la imagen quiere mostrar al Niño Jesús, el cual es lasalvación y la bendición del mundo al que incluso los seres divinos como el arcángel en la obrarepresentado, deben venerar.LA PINTURA VENECIANA, Daniel Traver Vamos a comenzar encuadrando temporalmente e intentando sintetizar con unadefinición; llamamos “pintura veneciana” a la acontecida en dicha ciudad (próspera comercial,política y económicamente ante la decadencia italiana generalizada, y por tanto, proclive para elarte) durante el siglo XV y XVI, apreciamos una evolución y un cambio durante el paso de dichossiglos, comenzó siendo Renacentista para acabar acercándose al Manierismo. Concretandomás, se desenvuelve entre el Cuattrocento y Cinquecento italianos, siendo sus autores másdestacables pintores como Giorgione, Tiziano, Veronés o Tinttoretto, los cuales se basaron enquienes a menudo fueron sus maestros y, por tanto, “creadores” de esta pintura veneciana, quefueron Giovanni Bellini y Vittore Carpaccio. Aquí hay que apuntar una cuestión, que es la de ladificultad para encuadrar a los autores que pintaron eneste foco artístico, debido a la cantidad de autores queexplotaron la pintura en dicho momento y ciudad, porlo que se atiende a los considerados más “relevantes”. Si nos fijamos ahora en las características comunes,vamos a intentar enumerar las más definitorias,teniendo en cuenta esa transición nombrada anteriormente. La primera a destacar puede ser elsoporte empleado, que pasó de ser la tabla para ser el lienzo el lugar donde se plasmara al óleo 8
    • (técnica cada vez más extendida) las obras artísticas. Estas obras, pasaron de emplear laperspectiva lineal para usar la aérea, plasmando los elementos de una forma alegre y conescenarios lujosos, junto con técnicas como la pincelada suelta, el sfumato o la pinceladagruesa, para así intentar plasmar el ambiente veneciano combinado con el lujo, típico para ellos,de Oriente. Otras características son la sensualidad, la representación por primera vez deldesnudo femenino, el lirismo y la pasión por el paisaje. Pero de todas las características, la másrelevante es el color, un color al que se le concede gran importancia y que intenta transmitirluminosidad mediante el empleo de colores, en su mayoría, cálidos. Pasamos a pormenorizar los autores más representativos, así como también sus obras, hayque comenzar por Giorgione, discípulo de Bellini, y que instaura muchas de las características dela pintura veneciana nombradas anteriormente (sfumato, perspectiva aérea, figuras desnudas sintemática concreta…) y del que podemos destacar su espontaneidad a la hora de pintar, ahoraplasmándose directamente sobre el lienzo. Son obras donde se aprecia todo ello La tempestad oConcierto campestre.Otro hombre destacado, Tiziano, coetáneo del anterior, toma un estilo un poco más personal(pincelada tremendamente suelta) y cuya producción es muy extensa dividida por su temática:religiosa (Coronación de espinas), retratos (Carlos V en la batalla de Mühlberg) y obrasmitológicas (Dánae recibiendo la lluvia de oro o Venus y Adonis). Un Tiziano que es de lospintores más representativos de este movimientopictórico. Paolo Caliari es otro autor importante, elcual se caracterizó por un afán de representación defondos arquitectónicos donde se reflejaba confidelidad la luz, escenas religiosas en las que aparecen multitud de personajes que refleja laciudad veneciana junto con su lujo y esplendor, por no hablar del ya consabido rico colorido(predominando en el los fríos y claros). Una obra suya donde se plasma todo lo anterior es Lasbodas de Caná. Por último y para concluir este recorrido por esta etapa pictórica, nos centramosen Jacopo Robusti, más conocido por Tintoretto, un seudónimo adoptado por la profesión quedesempeñaba su padre. Su obra es un ejemplo de ese manierismo de última época del XVI, quecasi deja entrever los albores del Barroco y que se traduce en escorzos forzados y continuos,una fuerte expresividad (marcada por ese forzamiento de las posturas) así como fuertescontrastes de luz y color junto con las composiciones diagonales presididas por un gran fondo (Ellavatorio). Un hombre influido por Miguel Ángel y del que también hay que destacar ladecoración de los muros y techos de la Scuola di San Rocco. 9
    • Con este pintor concluimos el repaso de la pintura veneciana, habiendo intentado plasmar tantosus características generales, como también sus autores más representativos para así dar unavisión conjunta y evolutiva de dicho periodo pictórico.LA CATEDRAL DE FLORENCIA: CÚPULA DE SANTA MARÍA DE LA FLOR (1419 y 1434).FILIPPO BRUNELLESCHI, Daniel Traver Estamos ante una obra arquitectónica que esuna cúpula octogonal (105.5 x 51.70 metros), la cualviene a completar la Catedral situada en Florencia deSanta María de la flor y la cubre abarcando todo eltransepto. Una cúpula que data de entre 1419 y 1434,ideada y diseñada por Filippo Brunelleschi tras ganar en1418 un concurso dónde se eligió a la mano encargadade dicha obra. La época de la misma es una época detransición; cambio del treccento al quatroccento apuntando incluso ciertas influencias Góticas(esa forma abombada) pero que lo encuadran, ante todo, en el Renacimiento (nuevas solucionesinnovadoras). En este ambiente de la época, era típico convocar concursos para la realización deobras puntuales, y eran expuestos al público a través de maquetas para que éste dirimiese yopinase acerca de las mismas. En éste aspecto hay que destacar que Brunelleschi se presentóen 1401 para la realización de unas segundas puertas para el mismo duomo , concurso queperdió y que supuso para él un gran disgusto. Pero no por ello desfalleció, y se presentó a unsegundo concurso (ya nombrado anteriormente) para erigir esa gran cúpula que no pudoterminarse por parte de gente como Di Cambio o Talenti debido a una cuestión que paralizó laobra en 1370, y era que su finalización se consideraba imposible, ya que el espacio a cubrir erade 45 metros (imposible de abarcar con las técnicas constructivas conocidas) y su altura de másde 100 metros significaba un imposible puesto que serían necesarias grandes estructuras demadera para ello, coste añadido imposible de cubrir. Pasando a comentar cuestiones constructivas y de materiales, hay que destacar que setrata de una doble cúpula, para así poder ser sustentada (reducía a la mitad el peso a soportar) yque estaba construida por materiales como pueden ser mármol, bloques areniscos, ladrillo,plomo, hierro… La primera de esas dos cúpulas, la exterior, gozaba de un perfil ojival, era másdelgada y su función era de impermeabilización. La segunda, interior, era semiesférica, más 10
    • gruesa y, por tanto, más estructural. Están construidas sobre un tambor, con linterna, cuyafunción es la de iluminar (siendo blanca a diferencia del gótico) y dar mayor ascensionalidad ymonumentalidad a la catedral, la cual se sobrepone sobre el barrio Florentino en el que seenclava. Su proceso de construcción era complejo, y se consiguió por medio de nervios quedividían la cúpula en ocho partes, que convergían en la clave y estaban hechos en materiales como hierro recubierto de estaño y también vigas de roble. El vano octogonal recuerda al del Panteón de Roma e ilumina el crucero. El lenguaje que habla la linterna es clásico, asi como las soluciones que adopta mediante arcos de medio punto que está sobre columnas junto a las que aparecen pilastras corintias, habiendo seguido también e decoración cánones clásicos. Esa linterna fue finalizada por sus discípulos, como Michelezzo, quien debido a la muerte de Brunelleschi sigue los planos del mismo. En lo referente al aspecto iconográfico y significativo de la obra, hay que comenzardiciendo que marcó el paso del treccento al quatroccento, pero también hay voces que leatribuyen anticipos del cinqueccento debido a su grandiosidad y monumentalidad dentro delurbanismo de la ciudad. En cuanto al trato de la luz, se le sigue atribuyendo una granimportancia (como en el gótico pero sin luz coloreada) pero esta vez es una luz blanca, clara,pura, significado de la divinidad y de la presencia de Dios en el cielo que se refleja en la Tierra.También goza de una gran importancia en lo que a ejemplificación se refiere, como puede sercon la cúpula de San Pedro del Vaticano, la cual parte de ésta como base. Característicascomunes típicas del Renacimiento, como puede ser la recuperación de elementos clásicos quesirven de soluciones en algunos aspectos, conjugado ello con la innovación técnica yconstructiva que le permitió erigir esta obra de arte que es la Cúpula de Santa María de la Flor.GATTAMELATA DE DONATTELO (1453), Álvaro Vicente Se trata de una escultura monumental de bulto redondo, ecuestre y exenta. Realizada enbronce en 1453 para la plaza de la basílica de San Antonio de Padua (Italia), fue concebida paraservir de un monumento fúnebre. Con toda esta información podemos afirmar que se trata deGattamelata, obra de Donattelo. 11
    • Pertenece al Renacimiento del Quattrocento y fue encargado por los herederos del CondottieroErasmo de Narni, dictador de Padua El monumento fue construido en bronce y no está policromado. Se trata de unmonumento donde se observa una unión entre animal yhombre, ambos están fundidos en una misma figura yse levanta sobre una planta de bloques horizontales. También se observa la superioridad delcaballero ante el caballo, al cual monta a horcajadas, conrigidez y fuerza, pero sin mostrar un ápice de violencia,dicha superioridad también se ve cuando observamos elcetro que sostiene con la mano derecha. En la partesuperior del monumento se representa al general en el momento de pasar revista a las tropas,conteniendo en su mano las riendas del monumental caballo, con un detallismo y realismo igualal del jinete. La cabeza ligeramente ladeada o las crines de la cola recogidas, dotan a laescultura de un efecto pausado, sereno y más o menos hermético, como es de esperar en elRenacimiento, que intenta reproducir los principios del mundo clásico. A pesar de ello se vemovimiento en la figura, la pata del caballo, rematada con una bola debajo, indica el trote delanimal. El porte y las vestimentas del jinete nos trasladan a la Roma antigua, su expresión facialmuestra la seriedad, desafío y dignidad de los rostros romanos. La composición tiene un cierto grado de inspiración en la estatua ecuestre de MarcoAurelio, la cual sobrevivió gracias a una confusión con la estatua del emperador Constantino,pues su autor, junto a su amigo Brunelleschi viajaron hasta Roma para estudiar los monumentosy estatuas romanos. La estatua tuvo una función no solo estética sino ensalzadora de los valores del generalrepresentado, alguien que supo manejar las riendas en las diferentes situaciones de manerafirme. Se debe tener en cuenta que la escultura fue colocada en un lugar público desde suinauguración, algo que conecta de nuevo con la antigüedad clásica donde los elementosculturales y artísticos tenían gran importancia dentro de la sociedad y eran concebidos para eldisfrute de la población. 12
    • LA ESCULTURA RENACENTISTA, Sergio AlcónINTRODUCCIÓNEste movimiento artístico comenzó en Italia durante los siglos XV y XVI se considera una épocade transición entre la edad Media y la edad Moderna. En esta etapa suceden una serie decambios políticos, sociales y económicos. Por lo que el mundo artístico se ve influido por todosestos cambios. Pero todo ello no basta para justificar la gran revolución cultural que afectóprimero a Italia y después a Europa y que recibió el nombre de Renacimiento.Las características generales de la escultura renacentista son:-Los artistas se inspiran en obras antiguas clásicas, esto se debe a que aun quedan muchosrestos arqueológicos de épocas antiguas, y las reinterpretan siguiendo los valores de la sociedadrenacentista. También los artistas son muy naturalistas como influencia del gótico vigente aun enEuropa. En el Cinquecento, la escultura se vuelve más grandiosa y el naturalismo se vuelveidealizado.- Se busca la belleza formal, capaz de producir que la escultura se vea como un placer estético.-Los materiales utilizados en esta época son el mármol y el bronce, igual que en la Antigüedad,pero también utilizaron el barro cocido, recubierto con esmalte vidriado y policromado, y lamadera. - En cuanto a los temas. Los temas predominantes en esta época son temas religiososrepresentados en relieves, pero se desarrollan también los profanos (mitológicos, históricos yalegóricos). Adquiere una gran importancia el cuerpo humano desnudo y la búsqueda de labelleza siguiendo las ideas antropocéntricas, y representándose de una manera realista, conestudio de la anatomía, el movimiento y la proporción, según el canon clásico.Adquiere una gran importancia el retrato en esta época, de gran realismo, expresión de laimportancia del individuo en la sociedad, los retratos se hacen tanto de cuerpo entero como debusto-retrato. Otra escultura que se hace en esta época es la estatua ecuestre nace como retratode personajes importantes. En los monumentos funerarios se retrata al difunto como manera derecordar su fama y virtudes, mediante símbolos.Los artistas renacentistas muestran inquietud en sus relieves por las composiciones, sencillas,armoniosas, claras y serenas, así como por captar el espacio y la profundidad mediante el nuevosistema de representación de la perspectiva.Uno de los escultores más representativos del renacimiento y con más influencia en susposteriores es Miguel Ángel. En él se muestra y llega a la conclusión toda la experiencia de laescultura renacentista. Sus obras se caracterizan por una anatomía fuerte, incluso exuberante y 13
    • exagerada; por una monumentalidad y por una prodigiosa capacidad técnica; por un amorsincero y declarado por el cuerpo humano.EL MATRIMONIO ARNOLFINI DE JAN VAN EYCK, Francisco José FelipeInformación general: El matrimonio Arnolfini es un cuadro del pintorflamenco Jan van Eyck lo que explica los minuciososdetalles que representa el pintor. Está fechado en 1434,representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a suesposa Giovanna Cenami en el momento de contraermatrimonio. Junto a ellos se observa un perro a los pies dela pareja y entre medio de ambos.Análisis de los elementos del cuadro: En él podemos encontrar la pareja y el perro, quese encuentran en una habitación o estancia ampliamentedecorada, se puede observar que justo detrás de la pareja hay una lámpara que cuelga del techoy al fondo un espejo en el que se refleja el contenido de la habitación y a la izquierda de esteespejo unos rosarios. También se pueden ver unos zapatos en la parte inferior izquierda queparecen ser de mujer y que aluden a que la Giovanna está descalza. Giovanni Arnolfini aparececon un sombrero y una capa como indumentaria, y en actitud seria. Se le ilumina el rostro en ellado izquierdo por situarse al lado una ventana que proporciona la luz y en el lado derecho lacara se muestra en un tono más oscuro. Aparece agarrando con la mano derecha a su esposa ylevantando la mano izquierda como si quisiera bendecir. La esposa Giovanna posee un vestidode color verde y un velo blanco en la cabeza. Con su mano derecha agarra a Giovanni mientrasque con la izquierda se toca el abultado vientre que parece manifestar que se encuentraembarazada (sic). La línea es muy fina y detallista, la luz es naturalista. En cuanto a la técnica, la imagen está hecha con pintura al óleo y está directamenteaplicado a la tabla. La composición es simétrica y un poco geométrica (forman dos óvalos), yaque si dividimos la imagen en dos partes podemos apreciar las mismas proporciones.Análisis simbólico: 14
    • Este cuadro incluye una gran cantidad de símbolos y elementos que dan motivos a discusión yque muchos historiadores del arte han enfocado desde un punto de vista diferente. Algunoselementos simbólicos son los siguientes:-El cuadro está ambientado en un lugar que da a pensar la riqueza que poseen al igual que susvestidos y que muchos de los objetos que aparecen retratados.-Los colores predominantes son el verde, símbolo de la fertilidad y el rojo, símbolo de la pasión.-El perro se puede interpretar como una idea de fidelidad al matrimonio por lo que representaeste animal.-Los rosarios que están al lado del espejo simbolizan lo religioso y la necesidad de la oración.-En el marco del espejo se muestran diez de las catorce estaciones del Vía crucis. El mismoespejo refleja la parte trasera de la pareja así como parte de la habitación en la que seencuentran.-También aparece sobre las manos de la pareja una gárgola con actitud sonriente que ha sidointerpretada de diferentes formas, una de ellas, por ejemplo, como un exorcismo que sería lafalta de descendencia.Bibliografía:http://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Giovanni_Arnolfini_y_su_esposahttp://aprendersociales.blogspot.com/2007/01/el-matrimonio-arnolfini.htmlhttp://sdelbiombo.blogia.com/2010/031201-analisis-del-matrimonio-arnolfini.-van-eyck.php LEONARDO DA VINCI, Tamara Mor Leonardo da Vinci fue un pintor florentino y a la vez artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor. Nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y murió en Amboise el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. Símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Se crió en Florencia,estudió y aprendió en el taller de Andrea de Verrocchio, también ofrece sus servicios a LudovicoSforza (Duque de Milán), volvió a Florencia y posteriormente a Milán y trabajo en otros lugarescomo Roma, Boloña y Venecia, y pasó los últimos años de su vida en Francia, por invitación delrey Francisco I. 15
    • Al conocer el talento de su hijo, su padre le dio permiso para trabajar como aprendiz enel taller de Andrea Verrochio, donde aprendió pintura, escultura y técnicas para la creaciónartística. El primer trabajo suyo fue la construcción de la esfera de cobre proyectada porBrunelleschi para la iglesia de Santa María de Fiori. Junto al taller de Verrocchio, además, seencontraba el de Antonio Pollaiuollo donde Leonardo hizo sus primeros estudios de anatomía ytambién en el conocimiento del latín y el griego. Leonardo tenía una gran preocupación por la calidad e interés en expresar el movimientode la figura humana. Estas preocupaciones se convirtieron en el objetivo de su formaciónartística realizando diversas actividades, desde la pintura de retablos y tablas, hasta laelaboración de grandes proyectos escultóricos en mármol y bronce. En 1506, Leonardo tomó como alumno a Francesco Melzi, su obra se considera menos valiosa que la de otros alumnos de Leonardo, como Marco dOggiono o Giovanni Antonio Boltraffio, aunque también se supo de la existencia de numerosos alumnos. Su dominio del color y la atmósfera le hace también el primero en ser capaz de pintar el aire. La perspectiva aérea o atmosférica, es una característica inconfundible de su obra, en especial de los paisajes. Leonardo fue el primero en considerar que la distancia se llenaba con aire y que éste hacía que los objetos lejanos perdiesen nitidez y se viesen azulados, uso la técnica del la técnica del sfumato y un interés por el claroscuro con la que difumina contornos comopodemos ver en la Gioconda. Se opuso al concepto de "belleza", imitando la naturaleza tal cual era sin modificarla deesta forma contempla lo feo y lo grotesco, realizando dibujos de personajes deformes y cómicosque se consideraron las primeras caricaturas de historia del arte. Tuvo una gran obsesión por lamedida y lo vemos reflejado en varios instrumentos que intento mejorar un higrómetro, unpodómetro e incluso realizo un diseño de un reloj despertador.Podemos encontrar entre sus inventos: la bomba centrífuga, elsubmarino, el compás, la lanzadera, el paracaídas (…) tambiénafirmaba que podía construir puentes portátiles, que conocía lastécnicas para realizar bombardeos, construir barcos y vehículosacorazados, cañones, catapultas y otras máquinas de guerra. Normalmente en la historia es asociado con la pintura siendo sus obras más celebres LaGioconda y La última cena histórica más famosa es la pintura, copiadas y parodiadas en varias 16
    • ocasiones, al igual que su dibujo del Hombre de Vitrubio. Sólo se conocen quince de sus obras,debido a sus experimentos con nuevas técnicas y al no ser una persona constante en su trabajoaunque se conoce que pudo llegar a pintar unas 105 obras aproximadamente.LA ESCUELA DE ATENAS de Rafael, Victoria BarradoClasificación y contextoLa escuela de Atenas es una pintura de Rafael,corresponde al Renacimiento y concretamente a laetapa del Cinquecento ya que fue pintada en 1510por encargo del Papa Julio II para decorar confrescos las habitaciones que hoy en día sonconocidas como las estancias de Rafael, ubicadasen el Vaticano. Esta pintura es un ejemplo de lalabor pictórica de Rafael Sanzio (1483-1520) quefue uno de los más ilustres artistas del Renacimiento; primeramente fue discípulo de su padre yluego de Perugino, sobrepasando pronto a sus maestros, aunque Perugino fue quien le influyódecisivamente con modelos humanos de delicadeza extrema y ordenación simétrica. Rafaeltenía una asombrosa capacidad de síntesis, a la vez que de rápida asimilación de otros estilos(como la composición triangular y equilibrada de Leonardo da Vinci). No solo se dedicó a lapintura, sino que también se dedicó a la arquitectura, a los dibujos y a los grabados. A pesar desu relativamente corta existencia (murió a los 37 años) llevó a cabo una obra extensa y quizás esel artista de su época que mejor representó la perfección del clasicismo.Posteriormente, en 1900, Beck hizo una reproducción de esta obra pararemplazar otra hecha anteriormente que fue destruida por un incendio;puede ser vista en la Universidad de Virginia. También, el grupo Guns N’Roses utilizó la pintura en 1991 para sus discos Use Your Illusion I y II.Análisis de la obraEl fresco está situado en la Stanza Della signatura, Rafael la organizó centrándose en dosfrescos enfrentados: La Disputa del Sacramento y La Escuela de Atenas; en los huecos quequedan en los ventanales introdujo otras obras como son El Parnaso y Las Virtudes Cardinales.El fresco resume las intenciones del pensamiento renacentista en cuanto a la conciliación de larazón y de la fe. Por eso, la representación de tantos filósofos y científicos de la antigüedad 17
    • simboliza la idea de la época de que a la verdad se llega por el conocimiento racional, enoposición a otros frescos en los que quedaba reflejada la fe como medio de conocimiento.Es una pintura al fresco y su base es de 7,70 m y su altura de 5,00 m; en ella las figuras estánordenadas de izquierda a derecha y los filósofos se encuentran en una arquitectura clásica, quepuede estar inspirada en San Pietro de Bramante o en la Basílica de Magencio aunque se ve elclaro sello de Rafael en los pilares que sostienen las pechinas. En unos nichos se ven figurasgigantescas de los dioses Apolo y Atenea. En este cuadro hay simetría perfecta: en el centro hay una calle. Todo el cuadro noslleva al mismo punto de fuga. Hay perspectiva atmosférica: los edificios de fondo quedanesfumados. Las figuras y elementos arquitectónicos son claros y están aislados (lineal). Losgrupos de figuras, y sobre todo la estructura arquitectónica, con sus cuatro escalones claramentemarcados, y la secuencia de arcos uno detrás de otro, son planos superficiales. Tanto el fondo arquitectónico como la rígida disposición de la perspectiva centraldeterminan la profunda sensación estática de toda la composición. El punto de fuga de laperspectiva está en la mano de Platón. Platón y Aristóteles, que durante toda la Edad Media estuvieron considerados como losprincipales representantes de la filosofía antigua, seencuentran en el centro de la composición. Platón estásosteniendo el Timeo y Aristóteles sostiene una copia desu Ética a Nicómaco. Ambos debaten sobre la búsquedade la Verdad y hacen gestos que se corresponden a susintereses en la filosofía: Platón está señalando el cielomientras que Aristóteles la tierra. En otros personajes se ha identificado a distintosfilósofos de la Antigüedad, puestos sobre dos niveles, separados de una escalinata, esas figurasrepresentan el “Trivium” y el “Quadrivium”. A la izquierda, se encuentra un gran bloque de piedra, cuyo significado puede estarconectado con la Primera epístola de Pedro, que simboliza a Cristo, la "piedra angular". Elhombre ubicado sobre el bloque es Heráclito, con los rasgos de Miguel Ángel ligeramentemejorados, y también con las características stivali que calza: eran unas botas de montar que elpintor florentino no solía quitarse; que está escribiendo uno de sus sonetos. En 1510, Rafael vioel trabajo de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, tras esto lo agregó en su pinturacomo señal de respeto hacia el artista. El autorretrato de Rafael está ubicado a la derecha delcuadro, el joven de cabello marrón que observa al espectador, tocado con un sombrero redondo 18
    • de color azul; a su lado, Perugino con idéntico sombrero pero en blanco.A la izquierda de la pintura se encuentra Francesco Della Rovere, yobservando al espectador. Además de los filósofos nombrados, también aparecen otroscomo Zenón de Citio, Protógenes, Alejandro Magno, Claudio Ptolomeo,etc. Esta obra al estar situada enfrentada con otra plantea la idea de complementariedadentre la ciencia, el pensamiento de la antigüedad y la doctrina de la iglesia como símbolo denuevos tiempos y de la legitimación del papel del papado en los asuntos terrenales; puesto queLa Escuela de Atenas simboliza la verdad racional de la especulación filosófica y La Disputa delSacramento simboliza la verdad revelada por la religión cristiana.EL RETRATO ECUESTRE DE CARLOS V de Tiziano, Cristina Azuara El retrato ecuestre de Carlos V, ejecutado porTiziano en 1548, por encargo de la Reina María de Hungría,hermana del emperador, es uno de los más célebres de lahistoria y el único retrato a caballo pintado por el artista. Elemperador escogió a su pintor favorito para que perpetuaracon su arte el gran triunfo conseguido sobre losprotestantes. El autor de esta obra, Tiziano Vecellio, es elmaestro más importante de la gran escuela pictóricaveneciana y uno de los genios más importantes de lapintura universal. Todavía niño, fue llevado a Venecia ytrabajó en el taller de Giovanni Bellini y posteriormente en eldel joven Giorgione, que influiría poderosamente en su obra, especialmente en la etapa inicial.La desaparición de Giorgione y de Giovanni Bellini y la marcha a Roma de Sebastiano delPiombo, dejaron a Tiziano como maestro indiscutible de la pintura veneciana (en 1516 fuenombrado pintor oficial de la República de Venecia). El pintor veneciano lo retrata momentos antes de la victoria, cuando Carlos V (endefensa de la cristiandad) detiene su caballo frente al río Elba, tras el cual los protestantes sehan hecho fuertes. 19
    • Este tipo de representaciones venía de una larga tradición dentro de la iconografíaimperial clásica. Tiziano presentó al emperador en un magnífico retrato ecuestre imitando a losgrandes emperadores romanos. Cabe mencionar la estatua ecuestre de Marco Aurelio y, másreciente en el tiempo, la del condottiero Colleoni de Andrea Verrochio. El artista veneciano consiguió una de las mejores realizaciones y uno de los espléndidosretratos a caballo de la Historia del Arte. Él fue el responsable de fundar una iconografía dentrodel género pictórico del retrato que alcanzaría su plenitud en el Barroco, con artistas comoRubens y Velázquez. La obra a analizar es una representación política de género retratista ecuestre (a lomosde un caballo) del rey Carlos V de España. Se trata de una pintura sobre lienzo realizada al óleoes, por tanto, una obra independiente. En este cuadro predomina el color sobre la línea, estandoésta supeditada al color; se identifican dos planos fundamentalmente: el rey ecuestre a caballo yel paisaje de fondo. Los colores cálidos como el rojo (representando el poder y la fuerza del rey)o el amarillo (representando la gloria en la armadura y la esperanza en el paisaje) confluyen conlos fríos, como el azul oscuro (dando la sensación de una tormenta que se avecina contra elmismo rey) sugestionando el volumen de la figura principal. La perspectiva lineal y lacomposición oblicua aumentan el grado de realismo en la pintura (observándose en el estudio dela armadura, la anatomía del caballo o la flora representada). La iconografía del caballo (comoinstrumento de guerra), la armadura (que nos proporciona información acerca de las antiguasvestimentas, en este caso de combate), la lanza (de doble significado: alusión al arma de SanJorge, caballero cristiano por excelencia; y símbolo de poder del emperador como generalvictorioso), el paisaje (vasto y desolador) o los colores empleados hace que nos descubramosante este retrato como un cuadro propagandístico del monarca (nunca antes hecho con tantoímpetu).EL GRECO, Rodrigo Villarroya Doménikos Theotokópoulos era conocido como el Greco era un pintor del final delrenacimiento. Estudió el estilo posbizantino, el Renacimiento en Roma y el manierismo de MiguelÁngel. El manierismo se convirtió en su estilo vital, interpretado de una forma autónoma.Su obra la componen grandes lienzos para retablos de iglesias, numerosos cuadros de devociónpara instituciones religiosas y un grupo de retratos.Desarrolló un estilo propio en el que las figuras eran alargadas, delgadas, con una nuevailuminación, figuras muy expresivas situadas en lugares indefinidos y con colores contrastados. 20
    • Es uno de los autores más famosos de la historia del arte.El Greco logró la unión de los manieristas y el arte veneciano por la unión de la pintura definidapor las líneas y la pintura con predominio del color.Sus pinturas presentaban multitud de pinceladas difuminadas que fueron definidas por Pachecocomo crueles borrones, a la vez que utilizaba colores chillones.El tiempo que vivió en Toledo hizo que cambiara su forma de pintar: cabezas pequeñas descansando en cuerpos cada vez más largos; la luz cada vez más fuerte y estridente, blanqueando los colores de los ropajes, y un espacio poco profundo con superpoblación de figuras, que dan la sensación de una superficie plana. Sus últimas obras tienen una intensidad extraordinaria, hasta el punto que algunos estudiosos buscaron razones religiosas, asignándole el papel de visionario y místico. Consiguió imprimir a sus obras un fuerte impacto espiritual alcanzando el objetivo de la pintura religiosa: inspirar emoción y también reflexión. El tratamiento que El Greco hace de las figuras es manierista, por ello las pintaba cada vez más alargadas y con formas más sinuosas. Pintaba así porque se creía que las formas onduladas eran más bellas y él mismo consideraba que las proporciones alargadas eran más bellas que las de tamaño natural. Las figuras de sus cuadros se encontraban cercanas, apiñadas y superpuestas, y elfondo estaba como tras una cortina de humo. El tratamiento que da a la luz es muydiferente del habitual. En sus cuadros nuncabrilla el sol, cada personaje parece tener dentrosu propia luz o refleja la luz de una fuente novisible. En sus últimos cuadros la luz se hacemás fuerte y brillante, hasta el punto deblanquear el fondo de los colores. El Greco también destacó comoretratista, siendo capaz de representar los 21
    • rasgos del modelo y de transmitir su carácter. En sus pinturas solía pintar los pliegues de lostejidos de los personajes de sus cuadros sobre todo en el ámbito religioso. Existe una canción de los gandules que comienza así: Doménikos Theotokópoulos eraconocido como El Greco, pintaba a la peña con cabeza de pepino, se conoce que teníaastigmatismo. 22